Тут картины показываем
217K subscribers
4.61K photos
25 videos
1 file
1.02K links
Красивое.

По рекламе и делам: @LouisWWain
Написать автору: @artseduBot
Создатель: @kuleb

Рассказываем историю живописи, картин и искусства

Реклама через биржу: https://telega.in/c/artsedu

РКН: №4974473782
Download Telegram
«Взятие Христа под стражу (Поцелуй Иуды)»
Джотто ди Бондоне, 1306
Капелла Скровеньи, Падуя


Цикл фресок о жизни Христа стал новым словом в европейской живописи. До него библейские изображения итальянские художники писали по византийскому образцу. Но Джотто, по меткому замечанию искусствоведа, «перевёл Библию с греческого на латынь».

Например, толпа. На византийских иконах это почти схематическое изображение людей, отличающихся разве что жестами рук. А у Джотто мы видим уникальные лица, пусть многие из них и выражают одну и ту же эмоцию.

Заметна и динамика. Люди в толпе размахивают факелами, копьями и дубинками. Один из апостолов отрезает ухо стражнику. Фигура в плаще тянет ученика Христа за одежду. Всё в движении!

Иуда у Джотто занимает больше места, чем сам Иисус. Его заметный жёлтый плащ окутывает фигуру Спасителя, предатель словно поглощает предаваемого.

При этом лицо Христа спокойно. Он без страха и гнева глядит в лицо Иуды — и в лицо смерти.

@ArtGallery | #разбор
«Пшеничное поле с воронами»
Винсент Ван Гог, 1890
Музей Ван Гога, Амстердам


Долгое время эта картина Ван Гога считалась последней. Мол, покончив с ней, художник покончил и с собой.

С этой точки зрения анализировали и цвета, и композицию. Любимое художником сочетание жёлтого и синего здесь давит мрачными, болезненными оттенками. А выбор из трёх тропинок — явно лишь видимость: куда ни пойдёшь, что-то потеряешь.

Но картина была закончена 10-го июля, за 19 дней до самоубийства. А Ван Гог в эти последние месяцы работал, как проклятый, и за две с гаком недели написал бы ещё с десяток работ. По одной из версий, в день рокового выстрела он работал над «Корнями деревьев» (но это неточно).

Сегодняшняя же картина приобретает чуть другой оттенок настроения. Да, над жёлтыми полями в синем небе кружат чёрные вороны. Да, отчаяние грозит захлестнуть с головой. Но новый день несёт новую надежду.

Страдать как Ван Гог несложно. Сложнее упорно работать как Ван Гог, чтобы создать шедевр.

@ArtGallery | #разбор
«За туалетом. Автопортрет»
Зинаида Серебрякова, 1909
Третьяковская галерея, Москва


Зиму 1909-го Серебрякова проводила с детьми в Нескучном. Муж уехал в командировку, но скучать молодой матери было некогда. Но домашние хлопоты оставляли время и силы для творчества.

Зима была холодная, снежная (судя по другим работам того периода). Но в доме было тепло и уютно. А художнице было 25.

Поэтому и комната, и одежда, и сама девушка на автопортрете настолько полны света. Белила в сочетании с различными оттенками словно освещают холст. Тёмная деревянная рама зеркала усиливает контраст: на её фоне румяное лицо и лукавый взгляд сияют ещё ярче.

Рама создаёт эффект тромплёя, усиленный свечой, повторяющейся в отражении. Передний план с украшениями, шляпными шпильками флаконами с духами — самый разноцветный. Через тёплые тона кожи он связан с более холодными оттенками заднего плана.

Картину тепло приняли на выставке в Петербурге. Всех покорило воплощение молодости и радости жизни.

@ArtGallery | #разбор
«Зимнее окно»
Татьяна Яблонская, 2004
Частная коллекция


Эту картину Яблонская написала в 87 лет. Инсульт в 1999-м усадил её в инвалидную коляску и парализовал рабочую правую руку, поэтому художница начала писать левой. И вместо масла, требующего точности и сноровки, стала использовать пастель.

Вынужденное затворничество сильно сократило палитру сюжетов. Но зато те, что остались доступными, стали важнее, получили новое звучание и новую глубину. Когда почти нет возможности покидать квартиру, натюрморты и пейзажи за окном становятся почти всем миром.

Дочери художницы вспоминают, как «провоцировали» вдохновение. Невзначай оставляли на столе или подоконнике фрукты, посуду, регулярно ставили живые цветы. И когда мама коротко бросала: «Бумагу!», радостно несли ей бумагу и пастель.

Результат критики сравнивают с японским или китайским минимализмом. Несколько точных линий очерчивают главное, а пустое пространство становится воздухом, стеклом или бликом света.

@ArtGallery | #разбор
«Натюрморт со скатом»
Хаим Сутин, 1924
Метрополитен-музей, Нью-Йорк


Этот художник писал и портреты, и пейзажи. Но особую славу ему принесли натюрморты. Именно благодаря им Сутин стал почти синонимом экспрессионизма — как Дали для сюрреализма.

Выпотрошенный скат с вываленными внутренностями будто распят над белой скатертью. Или выставлен как знамя, как трофей. Густой пастозный мазок придаёт плоти вещественность, почти осязаемую материальность.

Отдельный эмоциональный отклик вызывает «лицо» ската. Пара пустых глазниц (на самом деле это ноздри) и почти человеческий рот, раскрытый то ли в жуткой улыбке, то ли в душераздирающем крике.

На выставке Сутина «Плоть» в 2018-м году именно эта картина встречала посетителей сразу у входа. Для кураторов она выражала мысль: изысканное удовольствие одних основывается на страдании и жертве других.

Ну а ещё такой приём позволял сразу дать понять, что нас ждёт на выставке. Своеобразная табличка «Входите на свой страх и риск!»

@ArtGallery | #разбор
«Космическая Мадонна»
Сальвадор Дали, 1958
Частная коллекция


В 50-е стиль Дали снова изменился. На смену параноидно-критическому периоду пришёл ядерно-мистический. Художник объединил католический символизм с достижениями ядерной физики.

К этой гремучей смеси в сегодняшней работе Дали добавил ренессансную эстетику. Он процитировал одного из четырёх художников, которых считал лучше себя любимого. На обороте он указал полное название картины: «Отрезанный кончик уха Ван Гога, дематериализующийся из своего ужасающего экзистенциализма и пи-мезонически взрывающийся в ослепительном великолепии «Сикстинской Мадонны» Рафаэля».

Картина была написана в год долгожданного венчания Дали с Галой. Надпись «Гала Сальвадор Дали, Нью-Йорк, январь 1962» в левом углу появилась позже.

Корона с кругом и крестом над именем Гала — возможно, указание на её статус небесной владычицы во вселенной художника. Ну или Дали с супругой решили сыграть в «крестики-нолики», но потом передумали.

@ArtGallery | #разбор
«Рисующие руки»
Мауриц Эшер, 1948
Музей Эшера, Гаага


Работы Эшера обычно воспринимаются как сугубо интеллектуальное развлечение. Оптические иллюзии, бросающие вызов нашей логике и чувству пространства выглядят игрой разума. Да и сам художник порой призывал не плодить лишних сущностей без надобности.

Но сегодняшняя картина словно сама провоцирует искать дополнительные смыслы. На нарисованном листе бумаги из нарисованной манжеты вырастает рука, на глазах становящаяся трёхмерной. Проступают вены, кожа на стыках фаланг собирается в складки.

И эта рука рисует вторую манжету. Из которой вырастает вторая рука, рисующая рукав первой. Круг замыкается. Творец является творением своего же творения.

Искусствоведы сравнивают эту картину с работой да Винчи или Дюрера (у обоих художников есть очень детальные рисунки рук). Но если у мастеров Ренессанса это просто точные и живописные эскизы, то Эшер превращает руки в символ, в загадку.

@ArtGallery | #разбор
«Река Асопардо»
Рокуэлл Кент, 1922
Собрание Филлипса, Вашингтон


У нас пустынные снежные пейзажи ассоциируются с Севером. Но любитель пустошей Кент путешествовал не только по северным, но и по южным высоким широтам. В 1922-м он отправился на Огненную Землю, остров на самом юге Южной Америки.

В дневнике он писал: «я чувствовал дикую природу вокруг себя, ужас и чудо этой тьмы, огромную безжалостную неподвижную мощь этих гор, чувствовал огромное одиночество всей этой земли, тоску по дому и страх — и гордился тем, что всё рано люблю её».

Река Асопардо — короткая, всего 11 км. На картине её берега кажутся совершенно пустынными и голыми. Но на деле на острове жило минимум три племени, которые говорили на разных языках и почти не контактировали друг с другом.

Кент встречал представителей всех трёх племён: ягана, сельк’нам и кавескар . Сейчас они все считаются вымершими (в основном от принесённых европейцами болезней). Последняя носительница яганского языка умерла в 2022-м.

@ArtGallery | #разбор
«Лев, нападающий на лошадь»
Джордж Стаббс, 1770
Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен


В 1808-м году в журнале вышла история про Стаббса. Мол, однажды он в Северной Африке увидел, как лев напал на лошадь. Эта сцена вдохновила художника на создание сюжета, ставшего важной частью нарождающегося романтизма.

Только Стаббс не бывал в Африке. А вдохновила его скульптура из Дворца консерваторов в Риме. В Италию художник приехал в 1754-м: тогда такая поездка была почти обязательна для всех, кто хотел профессионально заниматься живописью.

Первую картину с нападением льва на лошадь Стаббс написал в 1762-м. В последующие 30 лет появилось ещё минимум 16 работ на ту же тему. Для некоторых — например, для сегодняшней — «позировал» белый конь из королевских конюшен, а льва художник мог наблюдать в зверинце лорда Шелберна.

Теодор Жерико обожал и лошадей, и Стаббса. Так что и в его работе «Лев, атакующий лошадь» легко узнаётся отзеркаленная композиция Стаббса.

@ArtGallery | #разбор
«Прачки»
Абрам Архипов, ок. 1899
Третьяковская галерея, Москва


Тему тяжёлого труда прачек раскрывали Домье, Ренуар, фон Верёффкин и другие художники. И у каждого этот сюжет звучал по-особому.

Архипов свою картину о прачечной писал несколько лет. Он регулярно наведывался в прачечную у московского Смоленского рынка и каждый раз замечал что-то новое, раз за разом переписывал работу.

В одно из посещений он увидел старую прачку, которая присела отдохнуть. Её поза сродни знаменитому «Мыслителю» (Роден представил скульптуру как раз в то время), но измождённый вид и скорбно сжатые губы создают атмосферу отчаяния.

Вторая старуха стирает лицом к нам. Её лицо с глубокими морщинами тоже опущено вниз, она не видит ничего, кроме тяжёлой работы.

Но лица молодых прачек не видны. Девушки стоят ближе к окну, к свету. Для них ещё есть надежда вырваться из замкнутого круга к другой, более счастливой жизни.

@ArtGallery | #разбор
«Коты поют рождественские гимны»
Луис Уэйн, до 1930
Бетлемский музей разума, Лондон


В 2021-м вместе с выходом кинобиографии Уэйна проходила выставка его работ в Бетлемском музее. И на ней рассказывали о жизни художника в одной из самых знаменитых психиатрических клиник.

В 1930-м Уэйна перевели в другое заведение, больше похожее на пансион. Тогда же психиатр стал изучать его серию «калейдоскопических котов», пытаясь по ним составить картину прогрессирования болезни.

По словам директора Бетлемского музея Колина Гейла, эти работы не были датированы. Психиатр расположил их в удобном для себя порядке, ища какую-то тенденцию. А на деле, возможно, художник просто исследовал возможности цвета и формы. Благо, свободного времени в сумасшедшем доме много.

Однажды под Рождество Уэйн помог украсить помещения к празднику. Он написал милые рождественские сценки в своём стиле. В том числе на зеркалах, как сегодняшнюю. Как видите, никакой психоделики — чистая рождественская радость.

@ArtGallery | #разбор
«Между Рождеством и Новым годом»
Карл Ларссон, 1896
Национальный музей Швеции, Стокгольм


Поворот в карьере Ларссона произошёл во Франции, в коммуне Гре-сюр-Луэн. Именно там в 1882-м в колонии скандинавских художников он переключился с масла на акварель. И именно там познакомился с художницей Карин Бергё.

Вернувшись в Швецию, они поженились. Пять лет спустя тесть подарил их растущей семье домик «Лилла Хиттнас» в Сундборне. Этот дом стал арт-проектом обоих художников.

Карин стала дизайнером интерьера, мебели и одежды. Именно её руками был создан стиль, с которым мы ассоциируем шведский дом: светлые комнаты, натуральные материалы, простые формы. А картины Карла стали рекламным буклетом, несущим этот стиль в массы.

Акварели Ларссона прославляют понятие, которое на сегодняшней картине вынесено в девиз-оберег над дверью: Guds Fred — Божий Мир. Этой фразой в Швеции часто заканчивали письма или открытки. И ларссоновские идиллические сцены идеально подходили для открыток.

@ArtGallery | #разбор
«Портрет композитора Эрика Сати»
Сюзанна Валадон, 1893
Центр Помпиду, Париж


Натурщица и художница Сюзанна Валадон дышала богемным Монмартром. И когда за ней стал ухаживать биржевой маклер Поль Музи, на его предложение руки она ответила отказом, но дружбу приняла.

Однажды в январе 1893-го они с Полем зашли в кабаре. За роялем сидел молодой композитор Эрик Сати. Заметив Сюзанну, он подсел к ним за столик, и уже в конце вечера сделал ей предложение.

Ему Валадон тоже отказала. Но и эксцентричный Сати остался её ухажёром, не теряя надежды завоевать сердце красотки.

И казалось, ему это удалось. Сюзанна с Полем переехали в квартиру неподалёку от Эрика, тот подружился с её сыном Морисом. Художница стирала носки Сати и готовила ему обед. И именно его сегодняшний портрет стал первой её работой маслом.

Продлился роман полгода. Уже в июне Валадон разорвала отношения. Два года спустя она всё же вышла замуж за Музи. А Сати с разбитым сердцем больше никогда не влюблялся.

@ArtGallery | #разбор
«Проворный кролик»
Морис Утрилло, 1910
Центр Помпиду, Париж


Этот кабачок на Монмартре знали как «Место встречи воров», позже — как «Кабаре убийц». В 1875-м карикатурист Андре Жиль нарисовал афишу, на которой кролик проворно выпрыгивал из кастрюли. Заведение стали называть «Кролик Жиля» (Lapin à Gill), но благодаря игре слов закрепилось название «Проворный кролик» (Lapin Agile).

В начале XX века кабаре выкупил шансонье Аристид Брюан. Здесь регулярно бывали Ренуар, Модильяни, Пикассо, Тулуз-Лотрек и прочая богема Монмартра. Среди них был и Морис Утрилло.

Примерно в 1908-м Утрилло написал первые картины, которые относят к его «белому периоду». Художник экспериментировал с красками: в белила он добавлял гипс, штукатурку, песок, толчёную яичную скорлупу. Так у него получалась шероховатая, матовая поверхность и все 50 оттенков белого.

Перекрёсток у кабаре безлюден, как и многие парижские пейзажи «белого периода». Парижане для Утрилло — лишь мелкие морщинки на лице города.

@ArtGallery | #разбор
«Девочка с персиками»
Валентин Серов, 1887
Третьяковская галерея, Москва


Одну из самых узнаваемых русских картин Серов написал у Мамонтовых в Абрамцево. В этом имении он был как дома, дружил и с главой семьи, и с его детьми. Поэтому 11-летняя Вера легко согласилась позировать художнику.

Представляете, каково девочке-подростку в августе вместо того, чтобы гулять и играть на улице, часами сидеть в застывшей позе? И не день, не неделю, а почти два месяца — закончил картину Серов уже в сентябре, отсюда на столе пожелтевшие листья клёна.

Но Вера терпела. Потому что Антон (так звали Серова в Амбрамцеве) был её другом. И потому что он пообещал договориться с её мамой, чтоб та отпустила дочку кататься на лошади.

«Всё, чего я добивался, — это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах. Писал я больше месяца и измучил её, бедную, до смерти, уж очень хотелось сохранить свежесть живописи при полной законченности», — писал Серов.

@ArtGallery | #разбор
«Серпентайн — прекрасное озеро»
Артур Рэкхем, 1906
Частная коллекция


В 1902-м вышел роман Джеймса Барри «Белая птичка». Знаменитой книгу сделали несколько глав, где впервые появился Питер Пэн. 4 года спустя Барри выпустил эти главы отдельной повестью под названием «Питер Пэн в Кенсингтонском саду». Проиллюстрировал повесть Артур Рэкхем.

В тексте Барри причудливо переплетались реальность и вымысел. Феи и говорящие птицы живут посреди Лондона начала XX века. Такое сочетание идеально подходило к стилю Рэкхема.

В его исполнении озеро Серпентайн, которое отделяет Кенсингтонские сады от Гайд-парка, выглядит вполне реалистично, вполне по Барри. «Это красивое озеро. И на дне его растет затонувший лес. Если с берега заглянуть в озеро, то можно увидеть деревья, растущие верхушками вниз, а ночью, говорят, даже потонувшие звезды».

И на этом реалистичном фоне танцуют в воздухе невесомые фигурки фей. Рэкхем легко вводит волшебство в обычный мир и превращает обыденность в сказку.

@ArtGallery | #разбор